American Art

American Art pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:Perseus Distribution Services
作者:Whitney Museum of American Art (COR)/ Venn, Beth/ Weinberg, Adam D.
出品人:
页数:288
译者:
出版时间:1998-3
价格:$ 13.50
装帧:HRD
isbn号码:9780789202635
丛书系列:
图书标签:
  • 美国艺术
  • 艺术史
  • 绘画
  • 雕塑
  • 建筑
  • 装饰艺术
  • 美国文化
  • 博物馆藏品
  • 艺术评论
  • 艺术欣赏
想要找书就要到 小美书屋
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!

具体描述

A Whitney Museum in New York is one of the country's premier showcases for 20th-century American art. This survey, filled with remarkable examples from the Whitney's permanent collection, presents works by the most notable American artists in a variety of media. Among the more than 200 images are paintings by Edward Hopper, Georgia O'Keeffe, Frank Stella, Franz Kline, Andy Warhol, and Jasper Johns; sculpture by Alexander Calder, Claes Oldenburg, and David Smith; photographs by Lee Friedlander, Robert Frank, Man Ray, Robert Mapplethorpe, and Diane Arbus; and drawings by Hopper, Philip Guston, and Jackson Pollock. The publication of this Tiny Folio is timed to coincide with the opening of the Whitney's permanent collection.

好的,这是一份关于一本名为《未竟的交响:欧洲古典音乐的百年变迁》的图书简介。 --- 未竟的交响:欧洲古典音乐的百年变迁 (1880-1980) 导言:时代的和弦与断裂 十九世纪末的欧洲,正站在一个历史的十字路口。工业革命的轰鸣、社会结构的剧变,以及对既有美学观念的深刻反思,共同铸就了一股难以抗拒的变革洪流,这股洪流不可避免地涌入了艺术的殿堂,特别是古典音乐领域。 《未竟的交响:欧洲古典音乐的百年变迁 (1880-1980)》并非一部单纯的作曲家传记汇编,也不是枯燥的技术分析手册。它是一幅宏大而精细的文化地图,旨在描绘自晚期浪漫主义的高峰直至二十世纪中叶现代主义思潮泛滥的百年间,欧洲音乐思想如何经历剧烈的冲击、重塑乃至颠覆的过程。本书深入探讨了音乐家们如何在时代的重压下,试图捕捉并表达一个快速异化的世界——一个既充满技术进步的乐观,又饱受战争与哲学危机折磨的世界。 我们试图回答的核心问题是:当瓦格纳的宏大叙事走向穷尽,当调性体系的基石开始松动时,欧洲音乐的“中心”在哪里?它是在维也纳的传统回响中,还是在巴黎的印象派色彩斑斓中,抑或是柏林和布拉格的无调性探索深处? 第一部:黄昏的辉煌与调性的极限 (1880-1914) 本部分着重于探索在传统美学框架内,作曲家们如何将浪漫主义推向其逻辑上的终点。 1. 晚期浪漫主义的饱和状态: 深入剖析理查·施特劳斯(Richard Strauss)在交响诗中的叙事野心,以及马勒(Gustav Mahler)交响曲中对人类生存困境的哲学探讨。我们不再仅仅关注这些作品的结构,而是考察它们在面对十九世纪末对“无限”和“崇高”的渴求时,如何达到了近乎自我解体的边缘。音乐的篇幅日益宏大,和声语言愈发密集,预示着一种必要的“休止”。 2. 印象主义与色彩的解放: 将目光投向法国,探讨德彪西(Claude Debussy)和拉威尔(Maurice Ravel)如何通过对音色、节奏的细微处理,摆脱德奥传统的德语区主导地位。印象主义并非逃避,而是一种对感官世界新的、更具流动性的捕捉尝试。我们分析其如何利用传统和弦的非功能性色彩,开辟了一条通往非线性音乐叙事的路径。 3. 东欧的民族之声与原始冲动: 考察捷克(德沃夏克、斯美塔那)和俄罗斯(柴可夫斯基、斯克里亚宾的早期探索)的民族乐派如何在新旧交替中寻找身份。这一时期的音乐充满了民间旋律的活力,但也潜藏着对异域情调的浪漫化倾向。尤其值得关注的是,斯克里亚宾在色彩和神秘主义上的前卫探索,如何间接为无调性音乐铺设了道路。 第二部:战争与重构——现代主义的阵痛 (1914-1945) 第一次世界大战的爆发,对欧洲的文化自信造成了毁灭性的打击。音乐的创作不再是纯粹的美学游戏,而成为了对混乱现实的直接回应或激烈反抗。 1. 调性的坍塌与第二维也纳乐派: 聚焦于勋伯格(Arnold Schoenberg)、贝尔格(Alban Berg)和韦伯恩(Anton Webern)的革命性工作。本书详述了自由无调性如何自然地演变为十二音体系(Dodecaphony)的建立过程,将其视为一种“理性回归”——在失去传统调性结构稳定性的世界中,寻求一种新的、更为严格的组织原则。我们细致比对了勋伯格对“大西洋彼岸”音乐发展的潜在影响,以及韦伯恩对未来抽象音乐的预言性贡献。 2. 新古典主义的回望: 在对过度浪漫主义和形式失控的反思中,斯特拉文斯基(Igor Stravinsky)转向新古典主义。这一运动并非简单的复古,而是以一种高度理智化的方式,借鉴巴赫、莫扎特的形式骨架,填充二十世纪的节奏与和声碎片。我们分析了这一选择背后的哲学动因:在动荡时期,寻找一种清晰、精确、可控的艺术表达。 3. 极端与实验: 考察了在德国魏玛共和国时期兴盛的“新客观主义”(Neue Sachlichkeit)思潮对音乐的影响,以及少数作曲家如欣德米特(Paul Hindemith)在功能和声与新生调性之间所做的调和努力。 第三部:分裂、技术与新的版图 (1945-1980) 二战结束后,欧洲音乐的中心开始分散,技术创新以前所未有的速度冲击着传统观念。 1. 战后的彻底决裂: 深入分析了达姆施塔特夏季讲习班(Darmstadt Summer Courses)的核心角色。以布列兹(Pierre Boulez)为代表的序列主义(Total Serialism)作曲家,将十二音体系推向了极端,试图将音乐的所有元素——音高、时值、力度、音色——都纳入严密的序列控制。这种对“控制”的执念,是对纳粹时期艺术被滥用的强烈反拨,也是对现代主义纯粹逻辑的终极检验。 2. 偶然性与开放的结构: 对约翰·凯奇(John Cage)及其在欧洲产生的回响进行探讨,虽然凯奇是美国作曲家,但其随机性(Chance Operations)和开放性作品深刻影响了欧洲先锋派的审美取向。重点分析了布赫瓦尔德(Karlheinz Stockhausen)在空间音乐和偶然性处理上的探索,这些工作挑战了听众对“作品”这一概念的固有认知。 3. 电子音乐的兴起与技术干预: 考察了科隆工作室(WDR Studio)和巴黎声学研究组(GRM)在电子音乐领域的早期成就。从纯粹的声波合成到磁带拼贴,技术不再是辅助工具,而是成为声音创作的本质媒介,预示着音乐边界的彻底模糊。 结语:未竟的遗产 至1980年代,欧洲古典音乐已经完成了从调性统一到极度碎片化的百年旅程。这部历史并非一个简单的“进步”故事,而是一系列激烈辩论、哲学立场和美学断裂的记录。 《未竟的交响》试图超越传统的风格划分,展示这些看似对立的流派——浪漫主义的遗绪、新古典主义的回声、序列主义的冰冷逻辑、电子音乐的未来预言——是如何相互渗透、彼此定义,共同构筑了一个既辉煌又充满内在矛盾的艺术世纪。它邀请读者重新审视那些“未竟”的和弦,理解现代音乐的复杂肌理,正是这些未尽的探索,塑造了我们今日对听觉艺术的全部理解。 --- 本书特色: 跨学科视角: 结合哲学、社会学和技术史的分析,而非仅限于音乐理论。 案例深入剖析: 选取关键作品进行细致的乐谱与历史背景对照解读。 避免二元对立: 揭示看似对立的风格(如浪漫主义与现代主义)之间微妙的继承与反作用关系。

作者简介

目录信息

读后感

评分

评分

评分

评分

评分

用户评价

评分

这本大部头与其说是一本艺术史,不如说是一部精彩绝伦的“文化编年史”,其高明之处在于将艺术品的诞生放置于特定的社会心理背景下进行解读。作者对“进步主义时代”(Progressive Era)艺术生态的分析尤其令人拍案叫绝。他没有仅仅停留在对摄影记录或社会讽刺画的表面描述,而是深入挖掘了当时美国知识分子群体对于“现代化焦虑”的集体投射,以及艺术如何成为一种进行道德重建的工具。阅读时,我发现自己频繁地在书本和关于那个时代社会学、城市规划史的资料之间切换,因为作者的论述具有极强的关联性——他成功地让你相信,没有理解芝加哥的建筑哲学,就无法真正理解当时雕塑界对古典主义的背离。这种跨学科的整合能力,使得阅读过程充满了智力上的愉悦,它强迫你跳出纯粹的美学判断,去思考艺术作品是如何参与并塑造了美国的集体身份认同的。

评分

我必须承认,我是在一个非常理想的背景下开始阅读这本书的,即对十九世纪末二十世纪初欧洲先锋艺术已有一定的了解。正是在这种比较的参照系下,这本书的价值才得以凸显。作者在处理“现代性”这一概念时,展现出一种微妙的平衡感:既承认欧洲输入的思潮是不可避免的催化剂,又极力证明美国艺术家们是如何将这些思潮“本土化”并加以改造的。比如,书中对“达达主义”在美国的变异形式的探讨,就远比我读过的其他任何著作都要深入和细致。它不再是简单地将美国艺术视为欧洲的“次要版本”,而是将其视为一个积极的、充满本土实验精神的场域。书中的语言节奏变化多端,时而如学者般严谨地引用文献,时而又像一位充满激情的策展人,用极具煽动性的文字引导我们去重新审视那些看似熟悉的画作。总而言之,对于想要深入理解美国艺术如何在全球艺术脉络中寻求其独特发声的读者,这本书提供了一个复杂而迷人的地图。

评分

说实话,我期待这本书能带我领略到一些更具颠覆性的当代视角,但坦白讲,它在某些时期的处理上显得过于保守了。这本书在对二十世纪中叶抽象表现主义的论述上,仿佛又回到了那种“大师叙事”的老路上,对于女性艺术家或少数族裔艺术家的边缘化处理,虽然有所提及,但总感觉像是蜻蜓点水,没有深入挖掘其内在的张力与贡献。我尤其希望能在后半部分看到更多关于后现代主义解构浪潮如何冲击美国艺术界核心价值的批判性分析,然而,作者选择了一条相对平稳的叙事路线,更多是罗列了重要的流派和代表人物,对那些挑战体制的作品的解读也显得有些力不从心。阅读过程中,我时常需要停下来,去查阅那些被略写的美术馆资料和艺术家小传,这让我感觉,这本书更像是一部精心编排的入门指南,而非那种能让你对既有认知产生强烈震荡的深度研究。如果你追求的是宏观、平衡的概述,它或许能胜任,但若你期待的是尖锐、前沿的艺术评论,可能会感到意犹未尽。

评分

这部作品简直是为那些对美国艺术史怀有深厚兴趣,却又渴望获得一种全然不同于传统教科书式叙述的读者量身定制的瑰宝。它没有那种板着脸孔的学院派腔调,取而代之的是一种近乎于私人导览的亲密感。作者的笔触极为细腻,尤其在描绘十九世纪末“印象派”在费城和波士顿的早期传播时,简直就像是在为你展开一张泛黄的老照片,每一个细节都栩栩如生。我记得其中有一章专门探讨了民间艺术(Folk Art)如何反哺主流艺术的现象,那种论证的巧妙和选取的案例之新颖,让我这个自诩对美国艺术有所涉猎的人都感到醍醐灌顶。全书的结构安排也很有匠心,它不是简单的时间线索推进,而是围绕几个核心的文化议题展开对话,比如“拓荒精神与景观构建”或者“工业化冲击下的肖像观变迁”。阅读体验是极其流畅的,作者似乎深谙如何将深奥的美学理论熔铸在引人入胜的故事之中,让你在不知不觉中完成了知识的积累,而没有感受到一丝阅读的疲惫。对于希望了解美国艺术如何在欧洲影响下发展出自己独特声音的读者来说,这本书提供的视角是极其富有启发性和挑战性的。

评分

这本书给我的整体感觉,就像是走进了一座陈设极其考究的私人画廊,每件展品都经过了主人的细心挑选和精妙布陈,但同时,你又隐约感觉到,这些展品是按照主人既定的审美偏好来排列的,少了那么一点点来自“街头”的粗粝和野性。作者对于“美国性”的界定似乎过于依赖于精英阶层和传统赞助体系下的艺术创作。比如,它花了大量篇幅来分析萨金特(Sargent)的肖像画如何捕捉上流社会的气质,这部分的文字是华丽而富有洞察力的,但当我们谈论美国艺术时,难道不应该更深入地探讨那些在工业区、移民社区中自发产生的视觉文化吗?这本书似乎在有意无意间,回避了那些充满社会矛盾和阶级冲突的视觉表达。我更喜欢那种不加修饰、直面现实的作品,而这本书的笔调,即便是描述激进的艺术运动,也保持着一种距离感和典雅性,使得最终呈现的画面略显“洁净”,少了些许烟火气和必要的争议性。

评分

评分

评分

评分

评分

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有