History of Art in Japan is a fully illustrated overview of Japanese art, written by one of Japan’s most distinguished art historians. This masterful account of the country’s exceptional cultural heritage sheds light on how Japan has nurtured distinctive aesthetics, prominent artists, and movements that have achieved global influence and popularity.
A leading authority on Japanese art history, Tsuji Nobuo discusses works ranging from the Jōmon period to contemporary art, from earthenware figurines in 13,000 BCE to manga, anime, and modern subcultures. He explains crucial aspects of Japan’s many artistic mediums and styles—including paintings, ukiyo-e, ceramics, sculpture, armor, gardens, and architecture—covering thousands of years. Drawing on newly discovered archaeological findings and the latest research, the book examines Japanese art in various contexts, including Buddhist and religious influences, aristocratic and popular aesthetics, and interactions with the world. Generously illustrated with hundreds of full-color images, maps, and figures, History of Art in Japan is an indispensable resource for all those interested in this multifaceted history, illuminating countless aspects of Japanese art for scholars and general readers alike.
Tsuji Nobuo is professor emeritus at the University of Tokyo and Tama Art University and former director of Chiba City Museum and the Miho Museum. His works in English include Lineage of Eccentrics: Matabei to Kuniyoshi (2012).
Nicole Coolidge Rousmaniere is director of research at the Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures, professor of Japanese art and culture at the University of East Anglia, and IFAC Hand Curator of Japanese Arts at the British Museum.
评分
评分
评分
评分
我必须指出,本书在论述的深度上,尤其是在涉及近现代艺术的转向时,展现出了惊人的批判性思维。作者并没有简单地套用“现代化”的公式来解释日本艺术在20世纪的变迁,而是巧妙地引入了全球语境下的媒介理论来分析战后日本摄影和装置艺术的兴起。特别是关于战后“物派”运动的论述,作者的解读超越了以往着重于“材料的在场性”的传统分析,进一步挖掘了其背后对战后消费主义和物质泛滥的反思。他将这些艺术家的创作,置于日本社会在战后重建过程中对“意义”与“物质”的深刻焦虑之中进行考察,这种理论上的穿透力,使得那些看似极简的作品焕发出了新的活力。总而言之,这是一本能够激发深度思考的书,它不仅提供了知识,更重要的是,它提供了一种观察和理解日本艺术的、充满辩证精神的方法论。
评分坦白讲,我对这本书的插图质量感到非常满意,这对于一本视觉艺术史著作来说至关重要。我翻阅过不少同类书籍,常常因为插图模糊不清或色彩失真而倍感挫败,但这次的体验截然不同。书中对重要作品的选取,不仅涵盖了那些教科书式的经典,更引入了大量相对冷门但极具研究价值的文物照片,这无疑体现了作者深厚的田野调查功底。特别是关于桃山时期城郭建筑的彩绘屏风部分的图像呈现,其细节的锐度和色彩的还原度令人称奇。我记得有一幅描绘大阪城攻防战的屏风,通过高清的局部放大图,我甚至能辨认出画师在描绘硝烟弥漫时所采用的颜料颗粒感。此外,书后附带的图版索引和注释系统也做得极为考究,每一个图录条目都提供了详尽的出处、尺寸、材质以及简短的流传史,这种严谨的态度让我在撰写自己的学习笔记时,拥有了一个极其可靠的参考源。
评分这本书的叙事节奏把握得非常精准,它成功地避免了西方艺术史叙事中常见的、那种线性的、以“主义”和“运动”为驱动的僵硬框架。相反,作者似乎更热衷于探讨“连续性”中的“断裂点”。例如,在讨论明治维新对传统艺术的冲击时,作者并没有直接宣告“传统艺术的衰亡”,而是细致地描述了那些试图在西式学院派教学体系中保留本土技艺的匠人们所经历的挣扎与妥协。他对“日本画”(Nihonga)这一概念的界定尤其精妙,它不是一个静态的风格标签,而是一场持续不断的、身份认同的文化政治博弈。这种对复杂性的尊重和对多元声音的包容,使得阅读过程充满了一种探索的乐趣,你感觉自己不是在被动接受既定事实,而是在与历史的迷雾进行一场充满智慧的交锋。
评分这本书最让我感到震撼的是其对“侘寂”美学在江户时代艺术中的演变所进行的深入剖析。不同于以往一些介绍性读物将“侘寂”简单地归结为对残缺和朴素的偏爱,作者提供了一种更为复杂和动态的视角。他通过对比茶道大师千利休的早期实践与后期思想的微妙转变,展示了这种美学如何在政治动荡和文化革新中不断被重新诠释和“武器化”。特别是作者对文人画(Bunjinga)中那些看似随意的笔触进行的技术分析,让我对水墨晕染的层次有了全新的认识。他用极具说服力的语言论证了,那些看似漫不经心的留白,实则是画家与宣纸之间经过深思熟虑的对话,是一种对“未完成性”的哲学拥抱。我尤其欣赏作者在处理不同艺术媒介时的那种跨界思维,他竟然能将浮世绘的商业传播模式与当时的版画技术发展紧密联系起来,论证了大众审美的兴起如何反过来影响了精英艺术的创作方向,这种宏观的交叉分析,极大地拓宽了我对“日本艺术史”这一概念的理解边界。
评分这部关于日本艺术史的著作,着实让我这个初涉此领域的读者感到既兴奋又有些许不知所措。它的开篇并没有急于跳入宏大的历史叙事,而是选择了一条非常细腻的切入点,从一尊早期佛教造像的残件入手,引导我们去思考“物”与“时间”的关系。作者对于材料质地的描摹简直是令人拍案叫绝,仿佛能透过文字触摸到那历经千年的木料的温润与斑驳,以及覆盖其上的漆层在不同光线下折射出的微妙色泽。这种专注于微观细节的叙述方式,使得原本可能枯燥的年代考证变得生动起来。更让我印象深刻的是,作者并未将这些艺术品孤立地看待,而是巧妙地将其置于当时的社会结构和信仰体系之中进行解读。例如,他对奈良时代贵族阶层审美偏好的探讨,就不仅仅停留在“华丽”二字上,而是深入分析了这种“华丽”背后所蕴含的政治意图和对异域文化的吸收与消化过程。读到这一部分时,我甚至忍不住停下来,在脑海中重构了一幅幅平安京的宫廷生活图景,想象着那些丝织品上的纹样是如何与寺庙中的壁画相互呼应的。全书的行文流畅,学术性与可读性找到了一个绝佳的平衡点,即使是像我这样对日本艺术史了解不深的读者,也能跟随作者的思路,逐步建立起一个关于日本古代艺术发展的清晰框架。
评分 评分 评分 评分 评分本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有